martes, 25 de noviembre de 2014

LA FILOSOFÍA DE MATRIX




En el mito de la caverna los hombres permanecen atados de piernas y brazos percibiendo las sombras de los objetos que pasan detrás de ellos. En matrix, la gente permanece dentro de unos enormes "cultivos de personas" en los que están dormidos, proyectando en sus mentes imágenes, sentimientos y situaciones dados por la matrix. Ellos creen que ésa es su realidad, su verdadera vida, en medio de la sociedad del siglo XX, siendo que sólo son impulsos bioeléctricos enviados por las computadoras para mantener las mentes ocupadas y, a través de ello poder brindarle energía a las máquinas para su subsistencia.

1- La relación está en que, en ambos casos, los humanos viven un mundo ficticio creyendo que es el real.

2.-. En el Mito de la caverna, un hombre es sacado del lugar en que está y es enfrentado a la luz verdadera (la del sol), a los objetos que proyectaban las sombras, es decir, al mundo real, al principio, rehúsa creerlo, con el paso del tiempo, comienza a adaptarse, pero sigue confundido, le cuesta asimilar que su pasado es irreal. En la película, Neo es desconectado de Matrix y le es enseñado el mundo real.
Al igual que en el mito, Neo se rehúsa a creerlo, al principio cree que le están "vendiendo la pomá", le duelen los ojos, porque nunca había visto con ellos, sino con la mente, y, poco a poco, comienza a adaptarse al nuevo mundo que le ha sido mostrado.


3.- En la caverna el prisionero que es liberado puede apreciar la verdadera realidad, queriendo luego contarles y liberar a los que son prisioneros aùn, y en la película lo mismo es reflejado cuando Neo decide volver a la Matrix para poder liberar al resto de la "masa".



Referencias argumentales
El mago de oz (hombre con tecnología)
Alicia en el país de las maravillas (tiene 2 mundos, uno de ellos es un sueño
La bella durmiente (el beso de trinity que despierta a neo)
Ghost in the spell (anime) (por temática)
Dark city
Blode runner (estética cyberpunk)
Terminator (la A.I se revela)(máquinas e inteligencia artificial)

Referencias literarias
Alegoría de la caverna, Platón
Simulacro y simulación, Baudrillard
Hard Boiled, Geot Darow
¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? Philip k. Dick
Neuromancer, William Gibson

Out of control, Kevin Kelly

LA POSMODERNIDAD DEL SIGLO XXI

La posmodernidad es un efecto de la crisis del hombre moderno que se expresa en sus diferentes campos de acción, un momento de la sociedad capitalista que concede poca credibilidad a los discursos de la modernidad.
- Recuperación de la historia y de la memoria.
- Creencia en que el pasado con su presencia contribuye a convertirnos en criaturas de nuestro tiempo.
- Fin de los grandes relatos.
- Los estilos se declaran muertos.
- Se disloca el lenguaje de sus sentidos tradicionales.
- Rompimiento de la barrera de lo único, del ex-novis.
- Salida de la camisa de fuerza de la tecnología
- Se vive en la ambiguedad.
- No se busca copiar el pasado, sino integrarlo.
- No imitar, no repetir.


Manifestaciones en la cultura

ARQUITECTURA
El arquitecto posmoderno propugna por la asimetría, la complejidad, la contradicción, el desplazamiento, la forma. Se solaza en el juego de lo superfluo, de lo accesorio, combina lo interior con lo exterior. La arquitectura deja de ser un arte del espacio o una manera de proveer un lugar donde vivir y se transforma en un juego que excede al espacio y lo cuestiona, así como la manera de habitarlo.

    


















PINTURA
Se pasa de un arte elitista a un arte que se pretende a todos; El retorno a la figura como forma de intertextualidad, el retorno irónico de forma minimalista, a formas del pasado y la pintura se vuelve a cargar de sentido.




MUSICA

Rompe con el sistema armónico que había imperado en occidente por más de mil quinientos años. Se crea un nuevo paradigma, un nuevo lenguaje musical. La indeterminación como método de composición.









DANZA POST MODERNA




LITERATURA
Se instalan el silencio y el fin de la narrativización. La narrativa se atomiza hasta el punto que el hilo narrativo casi desaparece. Lo que queda es un discurso sin relato. Los textos literarios son fragmentos autocontenidos y no mas una relación de hechos. No se trata de lograr la mimesis de la realidad, si n o de capturar lo real a partir de plasmar impresiones, las sensaciones.
José Saramago
La derrota tiene algo positivo: nunca es definitiva. En cambio, la victoria tiene algo negativo: jamás es definitiva.
Nuestra única defensa contra la muerte es el amor.
Somos la memoria que tenemos y la responsabilidad que asumimos. Sin memoria no existimos y sin responsabilidad quizá no merezcamos existir.
Los únicos interesados en cambiar el mundo son los pesimistas, porque los optimistas están encantados con lo que hay.

Para qué sirve el arrepentimiento, si eso no borra nada de lo que ha pasado. El arrepentimiento mejor es, sencillamente, cambiar.






Michel Foucalt y el fin de la racionalidad positiva
El saber, el poder y el sí mismo
El Saber, es el nivel de la formación histórica, saber como se interpenetran en una sociedad y epoca dada, lo que puede ser dicho y lo que puede ser visto, la manera de decir y la manera de ver. No tanto las palabras y las cosas, sino aquello que más profundo las hace posibles.
El poder, integra a toda la sociedad, es visto como producción y no como represión. El poder conforma campos de fuerza y origina impulsos y resistencias.
Tanto el poder como el saber conforman el sujeto.





Jean Francois Lyotard y el estatuto del conocimiento en la posmodernidad
Lyotard define la posmodernidad como la incredulidad en los metarrelatos que proveen un aparato para legitimar la superioridad de la cultura europea y norteamericana. Se refiere a la muerte de los grandes discursos.
Nos plantea la crisis de la metafísica y de las universidades como depósito de conocimiento transmitido por los profesores a sus alumnos, como la única institución legitimada y con la capacidad de legitimar el conocimiento.
Lo importante es su operatividad o su eficiencia tecnológica. La verificación de su viabilidad, eficiencia tecnológica. Lo fundamental ya no es lo verdadero, lo justo, lo bello, sino lo eficiente, lo que permite vender. Aquello que no produce, desaparece. 



GABRIEL OROZCO
(Xalapa, 1962) Artista plástico mexicano, uno de los más valorados en el circuito internacional, autor de una obra amplia y polivalente que abarca desde la escultura hasta las instalaciones espontáneas, pasando por la fotografía, el vídeo, el dibujo y el arte-objeto.
Considerado uno de los diez creadores más importantes e influyentes del mundo, quizás el mayor renovador de las artes plásticas de los últimos años, la obra de Orozco resulta imprescindible en cualquier acontecimiento importante de arte contemporáneo y enriquece bienales y museos de Europa y América.





Esta es la obra más colosal de Orozco es un esqueleto de ballena que encontraron enterrado en una playa, Orozco la pinto y reacomodo y se ha convertido una de sus principales obras.


MÚSICA POPULAR

7 AGES OF ROCK

DOCUMENTAL

1965, Londres, fue el año en que comenzó el rock.  Toda una generación maduró y floreció. Afuera lo viejo, bienvenido lo nuevo. Una generación de adolescentes rebeldes que creció escuchando el blues de los negros afroamericanos estadounidenses ya había inventado su propio sonido nuevo cargado de adrenalina, El rock. The Who introdujo la actitud y el volumen, los Rolling Stones introdujeron la arrogancia  y el sexo, incluso Bob Dylan se inspiro en el rock de Gran Bretaña, pero Dylan agregó una dimensión política al componer canciones con mensajes y sentido. Música y Bandas que se conjugaron en 1965 y crearon el movimiento más emocionante y electrizante.



The Beatles fue una banda de rock inglesa activa durante la década de 1960, y reconocida como la más exitosa comercialmente y críticamente aclamada en la historia de la música popular. Formada en Liverpool, estuvo constituida desde 1962 por John Lennon (guitarra rítmica, vocalista), Paul McCartney (bajo, vocalista), George Harrison (guitarra solista, vocalista) y Ringo Starr (batería, vocalista). Enraizada en el skiffle y el rock and roll de los años cincuenta, la banda trabajó más tarde con distintos géneros musicales, que iban desde las baladas pop hasta el rock psicodélico, incorporando a menudo elementos clásicos, entre otros, de forma innovadora en sus canciones. La naturaleza de su enorme popularidad, que había emergido primeramente con la moda de la «Beatlemanía», se transformó al tiempo que sus composiciones se volvieron más sofisticadas. Llegaron a ser percibidos como la encarnación de los ideales progresistas, extendiendo su influencia en las revoluciones sociales y culturales de la década de 1960.






Cream fue un power trío de rock fundado en Londres, en 1966, por el bajista y vocalista Jack Bruce, el batería Ginger Baker y el guitarrista y vocalista Eric Clapton.  Su sonido se caracterizaba por ser un híbrido de blues, rock psicodélico y pop.  Cream es a menudo considerado como el primer super grupo de éxito y a pesar de haber estado en actividad apenas dos años, ha vendido más de quince millones de copias en todo el mundo hacia 2011, según la revista Rolling Stone. La banda tuvo un impacto significativo en la música popular de la época y, junto a Jimi Hendrix, popularizó el uso del pedal wah-wah.










The Rolling Stones es una banda británica de rock originaria de Londres. La banda se fundó en abril de 1962 por Brian Jones, Mick Jagger, Keith Richards, Ian Stewart y Dick Taylor.
Son considerados una de las más grandes e influyentes agrupaciones de la historia del rock, siendo la agrupación que sentó las bases del rock contemporáneo. Contando desde sus inicios con el favor de la crítica, algunos de sus materiales están considerados entre los mejores de todos los tiempos;

Sus primeras producciones incluían versiones y temas de blues, rock and roll y R&B norteamericano. No obstante, en el transcurso de su trayectoria añadieron toques estilísticos de otros géneros para adaptarse a cada época, recibiendo influencias desde la música psicodélica, el country, el punk, la música disco, el reggae o la música electrónica. Pese a encabezar junto a The Beatles (con los que siempre rivalizaron en popularidad)  la «invasión británica» en los primeros años de la década de 1960, no fue sino hasta el lanzamiento de «(I Can't Get No) Satisfaction» en 1965 cuando alcanzaron el estrellato internacional y se establecieron como una de las bandas más populares en la escena musical.





Bob Dylan músico, cantante y poeta estadounidense, considerado ampliamente como una de las figuras más prolíficas e influyentes de su generación en la música popular del siglo XX y de comienzos del siglo XXI.

Gran parte de su trabajo más célebre data de la década de 1960, en la que se dio a conocer como cantautor folk con composiciones como «Blowin' in the Wind» y «A Hard Rain's a-Gonna Fall» con un importante contenido de protesta social.  Tras dejar atrás la música folk, Dylan modificó la música popular en 1965 con el álbum Highway  Revisited, uno de los trabajos musicales más influyentes del siglo XX, en el que combinó la música rock con composiciones complejas y literarias influidas por imaginería surrealista.








ARTE CONCEPTUAL

ARTE CONCEPTUAL
-         Complicados juegos lingüísticos y semióticos
-         Fenómenos ecológicos y minimalistas
-         Énfasis en sus planteamientos técnicos
-         Idea el motor de la obra
-         Orientación Mística
Tendencia artística con énfasis o en su concreción física o material, sino e sus planteamientos teóricos o conceptuales.
1.     Lingüística y tautológica.- eliminación del objeto, empleo del lenguaje, repetición de un pensamiento por medio de distintas palabras o símbolos
2.     Empírico – medial.- Reivindica tanto la imagen como la percepción, acepta una cierta forma de realización centrada en la acción. Temas obsesivos, el lenguaje geométrico, el hermetismo expresivo.
3.     Mística.- Vinculada al pensamiento Zen y a ciertos procesos de iniciación con un extremo subjetivismo y un marco abandono al inconsciente.


BODY ART
1960, Francia, los artistas empezaron a usar el cuerpo humano como su material y lienzo. El cuerpo como material plástico, se pinta, se ensucia, se cubre y se retuerce.



HAPPENING ART
Manifestación artística de diversa índole, suele no ser permanente. Busca una participación espóntanea del público. Se producen en lugares públicos, como u gesto de sorpresa o irrupción en la vida.



LAND ART
Recurre al empleo de materiales de la naturaleza orgánicos (madera, tierra, piedras, arena, rocas, etc.) en oposición a los objetos manufacturados.




PERFORMANCE
Acción plástica o artística, herramienta básica el cuerpo, soporte artístico.
Acciones efímeras que necesitan el video y la fotografía para su registro.
John Cage – músico “4.33”, realizada en 1952. Partitura con puro tacet. Obra conceptual que quiere que se escuchen los sonidos en su entorno.
Marina Abramovic
La artista Marina Abramovic y Ulay vivieron una intensa historia de amor en los años 70. En un momento, cuando determinaron que la relación había perdido su curso, decidieron caminar juntos por la Gran Muralla China de principio a fin. Ubicados en la mitad de ella decidieron despedirse con un gran abrazo y jamás se volvieron a ver.



En el 2010, Marina realizó un performance en el MoMa, llamado ‘El artista se encuentra presente’. En esta muestra artística ella pasaba un minuto de silencio con cada extraño que se sentaba en frente de ella. Ulay, su antiguo amor, llegó sin que ella lo supiera y esto fue lo que sucedió.






Se trata de la observación de algo que está sucediendo en la realidad y la formación de sus propios pensamientos al respecto. 

MINIMALISMO

Surge a partir de las ideas del arquitecto Ludwig Mies Van der Rohe, quien elaboró propuestas acerca de la pureza de las formas y el espacio, dejar a un lado la ornamentación.
Es la tendencia de reducir a lo esencial, sin elementos decorativos sobrantes, para sobresalir por su geometría y su simpleza. Es la recta, las transparencias, las texturas, es la funcionalidad y la espacialidad, es la luz y el entorno.
Inicia en los 60's, tiene un auge en los 70's y continúa vigente hasta hoy. La corriente surge en EUA dispersándose en todo el mundo como una arquitectura internacional.
"Menos es mas" Mies van der Rohe
“Pienso que la arquitectura se torna interesante cuando se muestra
éste doble carácter: la máxima simplicidad posible y, a la vez, toda la
complejidad de que pueda dotársela”








READY MADE


Se conoce como Ready-made a la expresión artística más característica del dadaísmo, que trata de transformar objetos de uso cotidiano en obras de arte sin modificar su aspecto externo siendo su prioncipal objetivo generar una sensación de absurdo y de sorpresa, tratando de este modo, socavar todo concepto artístico tradicional.






Los primeros ready-made fueron ideados y realizados por  Marcel Duchamp en 1913. Entre éstos se encuentran su célebre rueda de bicicleta sobre taburete.



POP ART Y ANDY WARHOL

El Arte Pop fue un movimiento que surge a finales de la década de 1950 en Inglaterra y Estados Unidos como reacción artística ante el Expresionismo Abstracto, al que consideraban vacío y elitista. Se caracteriza por el empleo 
de imágenes y temas tomados de la sociedad de consumo y de la Comunicación de masas y los aplican al arte.


El Arte Pop utiliza imágenes conocidas con un sentido diferente para lograr una postura estética o alcanzar una postura crítica de la sociedad de consumo. Como su propio nombre indica "Arte Popular", toma del pueblo los intereses y la temática.
El Pop es el resultado de un estilo de vida, la manifestación plástica de una cultura caracterizada por la tecnología, la democracia, la moda y el consumo, donde los objetos dejan de ser únicos para producirse en serie. Se sirve de los objetos industriales, de los carteles, de los artículos de consumo comercial. Describía lo que hasta entonces había sido considerado indigno para el arte: la publicidad, las ilustraciones de revistas, los muebles de serie, los vestidos, las latas de conservas, los "hot-dogs", botellas de coca-cola, etc. Esto se lleva al arte, surgiendo un estilo desnudo y mecanizado, de series reproducidas que enlaza directamente con el mundo de la publicidad.
El tamaño de las obras será cada vez más espectacular, se amplían los motivos y pasan a primer plano o se multiplican a lo largo de la superficie pictórica. La expresividad queda desplazada a un segundo plano, siendo un estilo impersonal que retrata su contemporaneidad con sutil conformismo.

                                                 


ANDY WARHOL


Pintó lienzos cuya temática se basaba en algún elemento o imagen del entorno cotidiano, de la publicidad o el cómic. Pronto comenzó a exponer en diversas galerías. Eliminó progresivamente de sus trabajos cualquier rasgo expresionista hasta reducir la obra a una repetición seriada de un elemento popular procedente de la cultura de masas, el mundo del consumo o los medios de comunicación.




Dicha evolución alcanzó su cota máxima de despersonalización en 1962, cuando pasó a utilizar como método de trabajo un proceso mecánico de serigrafía, mediante el cual reproducía sistemáticamente mitos de la sociedad contemporánea y cuyos ejemplos más representativos son las series dedicadas a Marilyn Monroe, Elvis Presley, Elizabeth Taylor o Mao Tse-tung, así como su célebre tratamiento de las latas de sopa Campbell, obras todas ellas realizadas durante la fructífera década de 1960.




El uso de imágenes de difusión masiva, fácilmente reconocibles por todo tipo de públicos, como las ya mencionadas latas de sopa o los botellines de Coca-Cola, se convierte en uno de los rasgos más interesantes y estables de toda su producción. En otras ocasiones, plasmó crudamente situaciones reales, como accidentes, luchas callejeras, funerales o suicidios; dentro de esta temática Electric chair es una de sus obras más significativas.